Материалы для подготовки к государственному теоретическому междисциплинарному экзамену по курсам «История русского театра»

Вид материалаМатериалы для подготовки

Содержание


3. «Новая драма-2» в Тольятти
Жанр спектакля – «Суд, которого не было, но который должен быть».
3. Разрушение, деконструкция – текста, персонажа, коммуникации героев
1.3 МХТ и Революция
4. Таиров и Московский Камерный театр
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

^ 3. «Новая драма-2» в Тольятти

Идеологи: Вадим Леванов.

Площадки: Центр «Голосова-20», Литературно-театральный фестиваль «Майские чтения».


Молодой драматург Вадим Леванов, окончив Литинститут, вернулся в родной заводской город и стал искать драматургов-единомышленников. Вернее, убеждать людей писать пьесы. Провинциальные авангардисты от поэзии, графики, рока, презиравшие театр, один за другим пробовали писать пьесы. В упомянутом центре «Голосова-20» своими руками построили маленький театр: сцена в нем была покрыта автомобильным дерматином, а сценическое освещение построено из фар «Жигулей». Местный независимый фестиваль «Майские чтения», созданный как фестиваль поэзии, на третий год незаметно превратился в фестиваль драматургии. А одноименный альманах стал публиковать пьесы.

Из открытых Левановым драматургов сегодня широко известны Вячеслав и Михаил Дурненковы и Юрий Клавдиев. Их пьесы идут в разных российских городах и за рубежом (Клавдиева ставил известный немецкий режиссер Армин Петрас, был спектакль и в Великобритании), а сценарии востребованы в кино.

А Леванов ищет новых драматургов. Вместе с Вячеславом Дурненковым они второй год проводят творческие семинары для подростков.


2. Особенности поэтики «новой драмы - 2».


1. Документальность

Документальный театр, основанный на подлинных текстах, интервью и судьбах реальных людей, является особым жанром, существующим на стыке искусства и злободневного социального анализа. Творческие группы театра создают спектакли на основе встреч с реальными людьми, на самые актуальные и своевременные темы окружающей действительности.

Это своеобразный ответ на всеобщую глобализацию, реакция на тотальную пластификацию жизни, а в нашем варианте – тотальную гламуризацию. Страсть современных людей к документинрованию собственных болей, семейных ситуаций создает среду, для проявления современного героя. Таким героем часто становится сам автор, который начинает работать со своей судьбой. Для зрителя это также является терапией собственного безразличия к жизни.

Пример: Спектакль «Час восемнадцать» в Театре.doc

От театра: «В ноябре 2009 года в «Матросской тишине» внезапно скончался 37-летний подследственный – юрист Сергей Магнитский. Не будучи осужденным, он провел год в тюрьме в пытках и издевательствах и умер в наручниках. Театр взволновала история убийства самого обычного человека, вовсе не героя и не титана, история противостояния системе, которой противостоять, казалось бы, невозможно.

Были прочитаны его тюремные дневники и письма домой, выслушаны свидетели, изучен доклад Общественной наблюдательной комиссии Валерия Борщева. То, что произошло с Магнитским – это не случайность. Тысячи наших сограждан, не таких известных, как Магнитский, унижены, заражены туберкулезом и гепатитом, их пытают рядом с нами – и никому нет дела до них. Это происходит прямо сейчас, рядом с нами – в Бутырке, на Матросской Тишине, по всей стране. Как можно уважать закон, если суд спаян со следствием, следствие - с тюрьмой, а предварительное заключение используется как пытка? Если для подследственного существует «прайс» на все – от стакана горячей воды во время судебного заседания до развала дела?

Особой разговор о касте тюремных врачей, и клятве Гиппократа.
Страдание и смерть сделали Сергея Магнитского героем.Если система, которая убила Магнитского и продолжает убивать людей, по-прежнему еще сильна, то хотя бы в театре мы хотим свидетельствовать против нее».

^ Жанр спектакля – «Суд, которого не было, но который должен быть».


2. Социальная направленность

Новая пьеса ориентирована на познание человека в рамках современного социума.

Сегодня театроведы, критики пытаются классифицировать темы и героя. Последний вариант – статья П. Руднева «Темы современной пьесы».


^ 3. Разрушение, деконструкция – текста, персонажа, коммуникации героев

Потеря результативно действующего героя, редукция сознания (персонажи пьес никак не могут разобраться в себе, в мире – они, как пластилин, поддаются влиянию обстоятельств, плывут по течению, не рефлектирует, а если и рефлектируют, то готовыми формулами), естественно, отправляет нас к эстетике абсурда. Пьеса начинает существовать как минус-прием, происходящее в ней подчиняется принципу повторяемости событий, монотонной цикличности, из которой невозможно выпрыгнуть. ( «Раз, два, три – ничего не произошло»). За каждой кульминацией следует спад, но ни за одной не наступит развязка.

Пример: Герои-подростки пьесы «Пластилин» В. Сигарева


3. Первые спектакли по «новой драме-2» в России.


ПЛАСТИЛИН

Драматург: ссылка скрыта
Режиссер: ссылка скрыта
В ролях: ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта,

ссылка скрыта, ссылка скрыта, ссылка скрыта

ссылка скрыта Казанцева и Рощина
2001


Рецензия

Виталий Вульф

Им удалось иное рвение
«Литературная газета» 11.07.2001


В Центре драматургии и режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина поставлена пьеса «Пластилин» молодого драматурга (ему 23 года) Василия Сигарева в постановке Кирилла Серебренникова. Небольшой зал Центра В. Высоцкого (он напоминает знаменитую Табакерку) переполнен, у входа толпа. В спектакле заняты малоизвестные актеры.

Андрей Кузичев со сразу запоминающимся лицом, мужественный, темпераментный Дмитрий Ульянов, работающий или, точнее, не работающий в Вахтанговском театре, жалостливый и агрессивный Виктор Бертье — те, кто давно не востребован в своих театрах, если у них они есть. Одна из часто пишущих критикесс заявила, «вот где торжествует воинствующее неофитство, создавшее оду самому себе», автор был назван учеником Коляды, знающим лишь одну черную краску, и немедленно был вынесен приговор — «постановочный фарс выдается за правду жизни, и от него тошнит». Полупрофессиональный разбор спектакля, поставленного К. Серебренниковым, может быть, и не стоил упоминания, если бы его участники были люди прославленные, привыкшие отмахиваться от укусов недоброжелательной критики. С «Пластилином» все обстоит иначе.

В спектакле сплелись два простейших умения — жалеть людей и отстаивать свои права. В страшном мире героев почти невозможно совместить независимость и доброту. Андрей Кузичев, похожий на начинающего актера, а оказывается, ему уже к тридцати, овладевает залом мгновенно, как только появляется на сцене. Пьеса проникнута ужасом перед городской обыденностью и городскими соблазнами. История двух друзей (одного из них играет Сергей Мухин) и все, что происходит с ними, есть, по существу, мучительный крик нерастоптанной человеческой души. Конечно, надо было иметь мужество взяться за постановку пьесы, в которой недостатков больше, чем достоинств. Но спектакль привлекает острым драматизмом, той реальной жизненной ситуацией, в которой сегодня живет вступающее в жизнь поколение, те, у кого нет идеалов, а есть только нерастраченная энергия души. Отрешенно-задумчивый герой, словно бы замерший навек, оказывается насыщен колоссальной жизненной силой. А. Кузичев — это открытие, странно, что никто раньше не замечал этого нервного, талантливого, живого актера. Он играет самоотверженность, вынужденную защищать себя. Виктор Бертье, разговаривающий грубым уличным языком, саркастически играющий пародию, владеет искусством гротеска и фарса. Городская обыденность дана Сигаревым в образах пугающих, брутальных, бесчеловечных. Иногда упрощенных до схемы. Но Виктор Бертье и Дмитрий Ульянов создают свой экспрессионистский канон, он взывает к действию. Сумрачный мир, наполненный глупостью, извращенностью, алкоголизмом, переворачивается в сознании, чувствуется, что в нем оплакивается бессмысленный энтузиазм молодых людей, не знающих, куда себя деть.

В спектакле Серебренникова много юмора, от того зал то смеется, то замирает. Но это не черный юмор Николая Коляды, а скорее легкое неправдоподобие фарса и скрытая в репликах грусть. Мысль о тотальном подчинении человека окружающей его атмосфере и обреченности тех, кто борется с ней, пронзительная и заставляет задуматься о той игре с пластилином истории, которой еще предстоит оформиться. Режиссура Серебренникова полна метафор, что не мешает ему предоставить площадку актерской игре, добиваясь лишь одного — стилистического единства. Спектакль можно не принимать, его можно отвергать, но его необходимо осмыслить.

В «Пластилине» есть своя манера. Обыгрывается жалкий идиотизм, тупость, изголодавшаяся женская страсть, фарс толкает на сцену гомосексуальное изнасилование, что оборачивается ужасом пугающих явлений. Собрав в одну команду Марину Голуб, Владимира Панкова, Викторию Толстоганову — всех тех, кто с трудом пробивается в театральном мире, режиссер построил спектакль, вызывающий отталкивания и восторги, и напомнил театрам Москвы, сколько талантливых людей ютится в их труппах, о них не помнят, их не занимают, а жизнь летит. 

Скандальная взвинченность становится искусством, внутренний нерв — актерские рисунки, в них вибрирует дух протеста, и хоть многим язык, которым говорят герои, может показаться непонятным, грубым, уличным языком или жаргоном, но именно этому языку доступны новые темы и новый ритм.


Приложение к вопросам о режиссерах

Составитель Лендова В. Н.


Пять великих режиссеров российского театра…


Содержание


1. К.С. Станиславский

1.1 Создание Московского Художественного театра

1.2 Первые сезоны Московского Художественного театра

^ 1.3 МХТ и Революция

2. В.И. Немирович-Данченко

3. Вс.Э. Мейерхольд: начало пути

3.1 Мейерхольд в предреволюционное десятилетие

3.2 Театр и Революция. Мейерхольд в 20-е гг.

3.3 Мейерхольд, итоги

^ 4. Таиров и Московский Камерный театр

5. Е.Б. Вахтангов

1. К.С. Станиславский


1.1 Создание Московского Художественного театра


День 22 июня 1897 г. стал великим днем в жизни русского театра. По инициативе В. И. Немировича-Данченко состоялась встреча в «Славянском базаре» двух уже известных театральных деятелей. И судьба будущего Художественного театра была решена.

Каждый пришел к этому дню со своим грузом раздумий, потерь и обретений. Домхатовская деятельность К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко сыграла большую роль в выработке единой художественной программы нового театра. Объяснила и совпадение взглядов и будущие принципиальные расхождения.

О многом рассказал сам К.С. Станиславский в своей замечательной книге «Моя жизнь в искусстве». О первом увлечении театром. О любительских спектаклях в любимом Алексеевском кружке в Москве. О спектаклях в обществе искусства и литературы (1888 г.). О том, как К.С. Станиславский играл Дульчина и Паратова в пьесах А.С. Островского. О первом режиссерском опыте К.С. Станиславского – пьеса Гнедича «Горящие письма». О последующих таких значительных спектаклях как «Уриэль Акоста», «Потонувший колокол», «Самоуправцы», «Отелло», «Плоды просвещения». О борьбе со штампами, о курсе на глубокую психологическую игру, о реалистической разработке массовых сцен и создании единого художественного образа спектакля. В.И. Немирович-Данченко видел «Плоды просвещения» и сказал, что любители играют пьесу Л.Н. Толстого лучше, чем в Малом театре.

К моменту встречи с К.С. Станиславским В.И. Немирович-Данченко был также значительной фигурой в московском художественном мире. Не опираясь, как К.С. Станиславский, на крупную материальную поддержку Алексеевых, родных и близких, В.И. Немирович-Данченко сумел «сделать сам себя» и завоевать прочный авторитет как драматург («Новое дело», «Золото», «Цена жизни» и другие его пьесы шли на сценах Малого театра и Александринки), известный театральный критик и педагог Филармонического училища. У него репутация одного из самых вдумчивых и влиятельных театральных деятелей, который хорошо знает русский театр и стремится к решительному его обновлению. Признаки неблагополучия ведущих театров страны он связывает с убогим, псевдосовременным репертуаром, против которого борется в статьях и письмах. Он хотел бы преобразовать Малый театр, предлагает в докладных записках свою программу: усилить роль режиссера и художника, покончить со всевластием «премьеров», смело выдвигать молодые актерские силы. Но все тщетно. Мысль о необходимости создания своего театра становится жизненной необходимостью. В 18-ти часовой беседе со Станиславским начало такому театру было положено.

Ядром будущего театра стала группа артистов, воспитанная в Обществе искусства и литературы Константина Сергеевича (М. Лилина, М. Андреева, В. Лужский, А. Артем) и актеров из класса Музыкально-драматического училища, которых выпустил В.И. Немирович (О. Книппер, Савицкая, Роксанова, В. Мейерхольд, И. Москвин). Уже создано «Товарищество на вере» для учреждения Московского общедоступного театра. Уже выбрана пьеса – историческая драма А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Ради нее съездили в Ростов Великий, искали историческую верность декораций и костюмов. 14 октября 1898 г. сыграли спектакль – это дата рождения МХТ.

«Программа нового дела была революционной», – напишет Константин Сергеевич в «Моей жизни в искусстве». Мы протестовали и против старой манеры игры, против дурной условности и т.д. (см. книгу «Моя жизнь в искусстве»).

Эта программа и была реализована уже в первом сезоне Художественного театра. Два первых спектакля театра «Царь Федор» и «Чайка» А.П. Чехова собирают зрителя, который следит за работой своего театра уже неотрывно, «переживает каждый спектакль как часть творческого высказывания, так или иначе касающегося нашей жизни».


1.2 Первые сезоны Московского Художественного театра


14 октября 1898 г. пьесой «Царь Федор Иоаннович» открылся Художественный театр. Репетиции шли с 7 июля 1898 г. в подмосковном Пушкине. Ради «Царя Федора» ездили в Ростов Великий. Декорации В. Симова вызвали всеобщее восхищение. Федора репетировали несколько исполнителей. Прославился в роли Федора Иван Москвин. Критики писали, что у спектакля два героя: мизансцены и И. Москвин. К.С. Станиславский поставил две замечательные массовые сцены: сцену пира у Шуйских и сцену на Яузе.

Обращаясь к исторической трагедии А. Толстого, театр сразу показал, что намерен серьезно относиться к своему репертуару, не захламлять его однодневками, обращаться к важным проблемам русской жизни. Но с точки зрения В.И. Немировича-Данченко, отсчет нового театра начинается не с вечера 14 октября, а с вечера 17 декабря 1898 г., в который была показана «Чайка» А.П. Чехова. «Спектакль, который был манифестом и имел судьбу манифеста». (И. Соловьева).

«Чайка» обозначила важный рубеж в истории русского и мирового театра: произошло открытие чеховской драматургии и современной театральной системы. Системы, которая ориентирована не на героя-протагониста, а на «группу лиц, объединенных общей судьбой и настроением (речь идет о судьбах русской интеллигенции). Для каждого актера важен этот поворот к внутреннему реализму, к тончайшим проявлениям «жизни человеческого духа». Театр не организует внешние события, а тщательно выстраивает внутреннее действие, подтексты, оттенки, нюансы общения. Театр прекрасно передает музыкальность, поэтичность человеческого стиля, символистские, импрессионистские настроения.

Самым главным была правдивая, нервная игра молодой интеллигентной труппы. Большой успех выпал на долю Книппер и Лилиной (Аркадина и Маша). А.П. Чехов выделял особо Мейерхольда – Треплева. Сам К.С. Станиславский не нашел верный тон в роли Тригорина, но впоследствии он станет замечательным исполнителем Астрова, Вершинина, Гаева, Шабельского в чеховском театре. Художественники угадали чеховские ритмы, тоску по лучшей жизни его героев, драматизм судьбы российского интеллигента, затерянного в бескрайних пространствах России, «угадали чеховский скромный юмор», его сочувственную лирику. В следующем чеховском спектакле «Дядя Ваня» эти мотивы выступают резче, обостренней. Астров – К.С. Станиславский говорит про жизнь как путь в темном лесу: идешь, ветки хлещут, а огонька впереди не видно. Драматизм жизни просветляется в финале. (Сонина вера в милосердие высшее, которое примет всех в себя). Спектакль жил в репертуаре более 20 лет, ему аплодировали на европейской и американской сценах (Соня – Лилина, Елена – Книппер, Дядя Ваня – Вишневский, Вафля – Артем).

«Присутствуя на репетициях «Трех сестер», Чехов утверждается в сценической осуществимости своей поэтики»: простое, верно схваченное течение жизни, перетекание мелких событий одно в другое – все было как в жизни. «Разница была только в миросозерцании автора – вся жизнь, показанная в спектакле, прошла через миросозерцание, чувствование, темперамент автора. Она получила особую окраску, которая называется поэзией» (В. И. Немирович-Данченко). Мотив тоски и счастья, мотив исходного одиночества человека и желание что-то сделать для других – все это связывалось с «высшим чувством правды и справедливости, с устремлением нашего разума в тайны бытия» (Константин Сергеевич), все слагалось в музыку спектакля, которая завершилась словами «Если бы знать…». Изумительно играла Лилина свою Наташу, очень хорош был Лужский в роли Андрея Прозорова. Дуэт Станиславского – Книппер (Вершинин – Маша), как пишут исследователи, вошел в сокровищницу сценической лирики. Мейерхольда в роли Тузенбаха впоследствии сменил Качалов.

МХТ поставит «Иванова», поставит и «Вишневый сад». Постановщики к тому времени уже умели воссоздавать чеховское «настроение» в отдельных сценах и актах, и в спектакле в целом. Ольга Книппер была замечательной Раневской, Станиславский играл Гаева, Леонидов – Лопахина, Лилина – сначала Аню, потом Варю. «Чеховское» прочно вошло в состав Художественного театра. Станиславский в своей книге поместил чеховские спектакли на линии «интуиции и чувства».

Эти «линии» дополнялись спектаклями историко-бытовыми («Царь Федор Иоаннович», «Юлий Цезарь» - первая крупная самостоятельная режиссерская работа Немировича-Данченко с Качаловым в роли Цезаря («заставил его прославиться»). Особо следует сказать о постановке «Власти тьмы» Толстого. Молодой театр обвиняли в перегрузке действия натуралистическими деталями, в том, что художественники не нашли конгениальных толстовским героям исполнителей. И все же саму попытку говорить об острейших социально-нравственных вопросах, стоявших перед Россией, оценивали очень высоко. Если дополнить эти спектакли материалом сказочно-фантастическим, любимым Станиславским – русской сказкой «Снегурочка», где нашла выход его чудесная фантазия и в пробуждении зимнего леса, и в жизни берендеевского царства, если добавить к русской сказке А.Н. Островского немецкую балладу Г. Гауптмана «Потонувший колокол», и символистскую пьесу М. Метерлинка «Синяя птица» (1908 г.) надолго вошедшую в репертуар МХТа, то художественные искания молодого театра будут очерчены довольно полно. Но уже в самом начале века МХТ сталкивается с вызовами нового искусства, подчиняющего себе и живопись, и поэзию, и музыку – с искусством символизма.

Но была еще линия «общественно-политическая». Ее открывали спектакли Горького. МХТ ставил в первые сезоны «Мещан», «На дне», «Дети солнца». Самым удачным оказался спектакль «На дне».

В нем вопросы о смысле бытия обсуждались теми, кого не замечали люди общества, чье мнение никогда не принималось в расчет. Чьи мысли о жизни были и значительней, и острее, и интереснее, чем высказывания политиков и элиты. Это и произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Люди «дна» сохранили, оказывается, храбрость, силу духа, здравый смысл, чувство юмора. Театр говорил о том, как преступно не замечать этих людей, не брать во внимание их существование. В «Детях солнца» театр покажет, к чему это приведет.

Ключ к пьесе нашел Немирович-Данченко («бодрая легкость»). Не сгущали краски – все было просто, жизненно, хотя играли трагедию. (Книппер – Настя, Константин Сергеевич – Сатин, Качалов – Барон, Наташа – М. Андреева). Веру, надежду, защиту человека вносил в спектакль Лука – Москвин. М. Горький высоко оценит заслуги Немировича («наполовину своим успехом обязан Вашему уму и сердцу, товарищ»), но вскоре разойдется с Художественным театром в оценке спектакля по Ф.М. Достоевскому.

Общественно-политическая линия МХТ – это конечно, и «Доктор Штокман» Г. Ибсена. Станиславский сыграл героя обыденным, неуклюжим, в чем-то наивным, однако в нем таилась огромная душевная сила, позволившая пойти против течения, выступить против общей корысти ради истины (недаром у Г. Ибсена пьеса называется «Враг народа»). Роль, за которую Ермолова назвала Станиславского «великим актером». А дальше наступает эра символизма.

С символизмом в русском искусстве связаны Д. Мережковский, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, В. Розанов, В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Блок, А. Белый, М. Кузмин и др. Символисты считали своими предшественниками Ф. Тютчева и Н. Гоголя, отмечают влияние на символизм философов Платона, Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, и, конечно, Владимира Соловьева. Символистские искания значимы в творчестве В. Мейерхольда и К.С. Станиславского, в искусстве В.Ф. Комиссаржевской.

Притягательность символизма для широких кругов творческой интеллигенции объясняется актуальностью выдвинутых им художественных идей. Искусство рвется за грань бытового, натуралистического отражения действительности к отражению человека и мира во всем объеме. Изменить человека можно, только если раздвинуть его сознание до космических масштабов, возвысить его над действительностью, трактуемой однозначно-отрицательно. Человек сдавлен ею, отчужден от полноты общения с нею и от «собственно человеческого» в самом себе. И только искусство символизма способно заглянуть глубже, установить связь между внешней реальностью и глубинными ее пластами. Включить человека в систему гораздо более широких связей, чем те, которые допускает его повседневный опыт. «Пусть же современные художники сознательно куют свои создания в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из его тюрьмы к вечной свободе» (В. Брюсов). Цель символистов – создание нового человека.

Появление первых сборников относится к 1894 – 1895 гг. Издавший их Валерий Брюсов в 1902 г. пишет статью «Ненужная правда» – это уже вторжение символизма в области театрального искусства. Атаке подвергается искусство театров типа Московского Художественного, все приемы которого якобы направлены на имитацию действительности. На этом пути театр никогда не сможет дойти до совершенства, и у зрителей всегда появится повод ему не поверить. «Сцена должна быть условной», – формулирует В. Брюсов один из важнейших признаков театра XX века. Станиславский готов проверить искусство своего театра новыми идеями, в русле которых, как ему известно, ведет поиски В. Э. Мейерхольд. Станиславский тревожился – может ли искусство МХТа передать возвышенные, отвлеченные идеи в жизни человека или обречено только на бытовое правдоподобие? Попытка поставить метерлинковский спектакль в 1904 г. усилила эти сомнения. Станиславский, зная о символистских опытах Мейерхольда в Товариществе новой драмы, возвращает Всеволода Эмильевича во МХТ, отдает в его распоряженье молодых актеров и планирует открыть Студию на Поварской.

В 1907 г. Станиславский ставит «Драму жизни» Гамсуна. Спектакль ошеломляет богатством режиссерской фантазии. Отчетливо звучит тема кризиса жизни, конца мира, «пира во время чумы», Апокалипсиса. Но выведена эта тема режиссерскими средствами и талантом художника (Егоров, Ульянов). «Персонажи получают резкие пластические лейтмотивы, четкий контур. Отброшена вся кантилена полудвижения, неуловимых переходов, текучесть переходного жеста», все, что присуще чеховским персонажам». И все-таки преобладали привычные навыки у мастеров, которые играли главные роли.

В «Жизни человека» Л. Андреева Константин Сергеевич продолжает поиски новой техники актера, которая могла бы передать содержание символистской драмы. На фоне черного бархата возникали страшные и призрачные фигуры (Некто в сером, зловещие старухи, зловещие гости на балу у Человека и т.д.). Постановочные приемы имели огромный зрительский успех. Но внутренняя техника актеров с точки зрения К.С. по-прежнему мало продвинулось. Актерское искусство не получило нового импульса.

Ставя «Синюю птицу» Метерлинка в 1908 г (к 10-летию МХТа), К.С. снова упорно пытается передать «ирреальное на сцене», ищет приемы и средства для его воплощения. Здесь он достигает своей цели, и могуществом его фантазии сказка Метерлинка переносит зрителя из бытовых измерений «жизни человеческого духа» в другие, более обобщенные и высокие. Спектакль был на редкость одушевленным, одухотворенным и освобождающим, его техника чудес и превращений словно высвобождала из плена души вещей, предметов, животных. Торжествовала и «единая мировая душа», вечная жизнь в ее настоящем, прошлом и будущем.

К символистской линии МХТа следует отнести и спектакль Немировича-Данченко «Анатэма» по пьесе Л. Андреева. Прошедший недолго (снят по требованию церковников как богоборческий), он, однако, пользовался зрительским успехом. Фантастическая история с реалистической толпой, (тщательная разработка массовых сцен всегда была присуща МХТу) и замечательная работа Качалова – Анатэмы. «Вопль мировой нищеты», «стилизованный хоровод нищеты» – главная удача спектакля. Н.-Д. верил, что мхатовское искусство психологического реализма можно возвысить до символа. В своей речи на 10 лет МХТа Константин Сергеевич присоединился к этой точке зрения: «А мы поблуждаем-поблуждаем да и обогатим реализм…»

Следует отметить важное значение символистского периода в размышлениях Константина Сергеевича о своей «системе», о начальной серии упражнений для усовершенствования внутренней техники актера.

Итог исканий Станиславского подвел он сам в письме Л. Гуревич: «Не сомневаюсь, что всякое отвлечение, стилизация, импрессионизм на сцене достижимы утонченным и углубленным реализмом. Все другие пути ложны и мертвы». То есть, символизм проверялся со стороны своей внутренней верности жизни и психологии, но само представление о реализме становилось глубже и тоньше, не цепляясь за форму внешнего правдоподобия.

Сезон 1910-1914 гг. во МХТе по интенсивности работы и художественным результатам можно сравнить лишь с первыми его счастливыми сезонами.

Одной из самых гармоничных работ на сцене МХТа стал тургеневский «Месяц в деревне» (1910) К.С. Станиславского. Казалось, что «система», наконец, начинает давать плоды. Лишенные постановочных подпорок, актеры творили, опираясь на свою внутреннюю природу, культивируя утонченность отношений, их сдержанность и глубину. При взгляде на Станиславского–Ракитина вспоминали Тургенева. Успех имели и О. Книппер-Чехова, и Верочка Кореневой. «В пору текучей безответственности спектакль давал уроки «выправки духа» (И. Соловьева).

«Эпический покой Островского» был передан в комедии «На всякого мудреца довольно простоты» Островского. Качалов в роли Глумова блистал артистизмом игры. Станиславский замечательно играл Крутицкого, ретрограда и противника «реформ вообще». Манефа Бутовой была сыграна в гротескной манере. Не сатирический спектакль – умная насмешливая комедия о русских типах и русской жизни.

«Братья Карамазовы» открывали сезон 1910 г. вместо «Гамлета», отложенного из-за болезни Станиславского. Готовность Н.-Д. к срочной работе. Тяготение Достоевского к драме, напряжение действия и глубокий психологизм, мастерски выстроенная интрига, богатейшая речь, диалоги. Одержимость идеей каждого героя. «Объект в партнере». «Глубина нравственных исканий ставит театр рядом со сферами научного и философского познания человека» (Б. Зингерман). Замечательно играли главных героев Качалов, Готовцев, Воронов, Леонидов, Москвин. Спектакль вбирал самые острые проблемы предреволюционного времени. «Ликуйте, радуйтесь за русское искусство», – так называлась одна из рецензий на него.

Шекспир и МХТ – проблемная тема. Существует мнение, что мхатовская школа не позволяет передавать гениальные трагедии во всем впечатляющем смысловом объеме. Психологический метод МХТ нуждался в прививке «другого» искусства.

Гордон Крэг и МХТ. Попытки Крэга до приезда в Москву в серии офортов передать иррационализм Шекспира, существование его героев на границе того и этого мира. «Трагическая геометрия» Крэга находит продолжение в сложной системе ширм на сцене Художественного театра (дерево, холст) – архитектурной сценографии, возвращающей трагедии ее символистский смысл. Вся трагедия увидена «глазами души» главного героя. Гамлет – «лучший из людей, прошедший по земле как очистительная жертва». Все остальные герои даны без психологической разработки. По Крэгу, герою противостоит единый мир из золота и грязи: золотая гора придворных и легкая серебристая тень девушки – смерти в монологе «быть или не быть». Гамлет – Качалов оказался между символистским решением Крэга и попытками К. С. заставить актеров работать «по системе». Половинчатость решенья не отменяла, тем не менее, этот впечатляющий спектакль МХТ, во многом опередил свое время.

До первой мировой войны МХТ покажет еще 3 премьеры: «Мнимый больной», «Хозяйка гостиницы» (яркие комедийные роли Станиславского). И еще один спектакль по Достоевскому «Николай Ставрогин» («Бесы»). Ставрогин – Качалов, «кентавр памфлета и пророчества», «ужас безграничности». Реакция театра на «обвал культурных структур России» в ходе мировой войны, перед революцией. (И. Соловьева)

Может быть, главное в Станиславском – присущее ему ощущение «сценизма жизни». «Шарм жизненности на сцене; бесконечная привлекательность воспроизведения жизни в формах самой жизни связывалась у К. С. с мощным ощущением законченности, прелести, совершенства этих самых «форм жизни»: ее внутренней яркой драматургии – комедийной или драматической» (И. Соловьева).

Проблему «человек и мир», «человек и общество» он решал изнутри человека, путем раскрытия процессов его душевного бытия. Добивался от актеров не только внешнего, но и внутреннего перевоплощения, трансформации его душевного строя в душевный строй другого человека. Все труды Станиславского направлены на то, чтобы отвадить актера от «кокленовского» способа театрального творчества, в основе которого – недоверие к душевным ресурсам актера – творца. Зерном «системы» является оптимистическая, исполненная демократизма концепция личности (идя от себя, ставить себя в положение действующего лица – перевоплощаться в него). Пристальное внимание к духовно-психологической стороне жизненного поведения человека, от которой зависит и сама возможность развития действительности. Его театр – театр «жизни человеческого духа». Отсюда его внимание к методологии актерского творчества и главные идеи его «системы».

К.С. считал, что современный театр чрезвычайно расширил представление о внешних возможностях актера. Но он не поднял так же высоко внутреннюю технику актерского искусства. «Попытка пренебречь контрастами и противоречиями жизни во имя бессодержательной театральной игры приводила К. С. в ярость. «Но и тягостная завороженность неразрешимыми противоречиями жизни, свойственная символистскому искусству, была ему чужда. Он не боялся укрупнять драматический конфликт, чувствуя, что гармония от него не уйдет. Никогда не покидала его эта ренессансная, пушкинская, толстовская и чеховская способность утвердить гармонию через сопоставление и борьбу противостоящих друг другу жизненных сил. В этом – полнота жизни» (Б. Зингерман).


    1. МХТ и Революция


Пожалуй, Художественный пережил «слом времен» тяжелее остальных академических театров.

«Если есть театр, который мы должны из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, – это, конечно, МХАТ», – да, сказано Лениным было. Но этот лозунг не покрывал каждодневные будни театра, в которых было много горького. Тяжелые бытовые условия. Ночные обыски и аресты (пусть кратковременные). Отказ Станиславского от создания новых ролей после неудачи с «Селом Степанчиковым», погружение его в теоретические исследования законов актерского творчества. Затруднения с репертуаром: так и не вышли «Роза и крест» Блока, «Король темного чертога» Р.Тагора. С сентября 1917 года до апреля 20 года МХТ не выпустил ни одной премьеры. «Каин» с Леонидовым не оправдал ожиданий. Сказывался отъезд Качаловской группы, оказавшейся в Европе (1919г.). МХТ подвергался травле левой критики за якобы ненужность новому зрителю, за неумение вписаться в реалии новой жизни. Воссоединение с качаловской группой и гастрольная поездка по Европе и Америке (1922 г.) не разрешили кризис театра, кризис, который так затянулся. На сцене МХТа в проезде Художественного театра в это время работали его студии. В первую очередь шли спектакли созданной Немировичем Комической оперы (КО), («Дочь мадам Анго», «Лизистрата»), спектакли Второй студии «Зеленое кольцо» и «Младость», работы Первой студии МХТа «Потоп», «Гибель «Надежды», «Сверчок на печи». Несколько раз шла «Принцесса Турандот» Третьей студии. Так своеобразно осуществилась идея К.С., выдвинутая после революции – идея театра Пантеона, которой должен будет объединить лучшие студийные силы.

С замечательных «Дней Турбиных» началась история непростых отношений МХТа и Булгакова. Начались они счастливо. Станиславский считал Булгакова сорежиссером Судакова: «он дал те блестки, которые сверкали и создавали успех спектакля». Немирович-Данченко в Америке поражался: «Какую травлю однако выдержали «Дни Турбиных». Как ни странно, защищал спектакль Сталин – его радовал показ неизбежной гибели белой гвардии. К началу войны спектакль прошел почти 1000 раз (декорации погибли в Минске, где гастролировал театр летом 1941 года). Спектакль называли «Чайкой» второго поколения МХТа.

Торжествовал мхатовский метод несмотря ни на что: эти «чуждые», эти белопогонники оставались людьми, страдали, старались сохранить свои идеалы, свои представления о порядочности и чести (только финал приспосабливали к духу времени, иначе не было бы спектакля). Изумительна была Елена – Вера Соколова. Великолепен Алексей Турбин – Хмелев. Замечательный Мышлаевский – Добронравов, Шервинский – Прудкин.

Исследование новой жизни МХТ продолжил в спектаклях «Бронепоезд 14-69» по партизанским повестям Вс. Иванова (реж. И. Судаков, рук. постановки Станиславский). Характеры и судьбы, психология и быт, начала нового эпоса – все было в этом спектакле, рассказывавшем о Революции на Дальнем Востоке. Николай Хмелев на сцене МХТа впервые сыграл большевика. Николай Баталов – Ваську Окорока в алой рубахе. Качалов в роли партизана Вершинина. Человечность и простота рождали искренний героизм и патетику. Театр соглашались теперь считать «попутчиком революции». Но по-настоящему художественно значительными спектаклями МХТ в конце 20-х годов стали классические «Горячее сердце» (1926 г.) и «Женитьба Фигаро» (1927 г.) в постановке Станиславского.

В «Горячем сердце» К.С. открыл «маски театра Островского», но вырастали они у него из коренных основ русского национального характера. К.С. оставался верен сам себе: доведенный до предела острый внешний рисунок давал представление о внутреннем образе персонажа. Тоскливое озорство Хлынова, тупое чванство Курослепова, затаенная демагогия Градобоева – все было передано исполнителями Москвиным, Грибуниным, Тархановым. Создавался собирательный образ дремучего русского быта, существующий в контрасте с прекрасным миром русской природы (худ. Крымов). Писали, что К.С. в этом спектакле придвинулся к Мейерхольду, сохранив природу своего театра, по-мхатовски отвечая на споры 20-х годов о гротеске. В этом спектакле К.С. сблизил старшее поколение МХТ и молодежь.

В «Женитьбе Фигаро» молодежь держала еще одну проверку: оправдание изнутри дополнялось динамикой всего действия, разбитого на эпизоды. Замок был показан со стороны графских покоев и со стороны черного хода. К.С. проводил тему социального противостояния, что в те годы было очень важно. Актеры Баталов, Андровская, Завадский играли и проще, и острее, чем обычно во МХТе. Спектакль в оформлении Головина сверкал и переливался как рождественская елка.

К.С. легко ввел в свою режиссерскую палитру приемы современного театра, сблизил МХТ с современным зрителем, но в главном не изменял себе, доказав, что мхатовское искусство может легко вбирать любые поиски и находки, ничего не теряя в своей сути.

Постепенно театр накапливал силы. В его спектаклях проходила смычка поколений «дедов и внуков», как говорил Станиславский. Сыновья – Первая студия – давно шли своим путем, театром Вахтангова стала Третья студия. Станиславский чувствовал себя Королем Лиром – только Вторая (Мчеделовская) студия – «моя Корделия» – его утешила: заявила о самороспуске и о вступлении в основную труппу театра.

Пожалуй, никогда еще МХТ не имел такой талантливой труппы как после своего возвращения. Рядом с Леонидов, Москвиным, Качаловым, Тархановым, Лужским, Книппер и Лилиной работали актеры Второй студии: А.Тарасова, Б.Добронравов, О. Андровская, К. Еланская, В.Соколова, Н. Баталов, Н. Хмелев, Яншин, М. Прудкин, Станицын. Из Второй студии вышел режиссер Илья Судаков. Спектакль «Дни Турбиных» стал главной удачей нового поколения мхатовцев.

В 30-е годы трудно работались последние спектакли под художественным руководством Станиславского. Болезнь помешала самому репетировать «Отелло», он писал режиссерский план из Ниццы, где лечился, а репетировал И.Судаков. Неизбежен был разрыв между планом и его реализацией. В театре старались как могли, но были вынуждены выпускать не вполне готовый спектакль – поджимал план (о чем Константину Сергеевичу даже не сообщили, и он еще продолжал писать режиссерский план). Леонидов в заглавной роли был гениален на репетициях. Но на премьере вернулась боязнь пространства, стал холоден и формален. Вскоре умер художник Головин. Покончил с собой актер Станицын – Яго. Спектакль был снят, успев пройти всего 10 раз. Остался режиссерский план «Отелло», имеющий большую методическую и творческую ценность.

«Мертвым душам» повезло гораздо больше, хотя и он выходил сложно (работа шла больше двух лет). Станиславский запретил почти готовый спектакль Булгакова и Сахновского с фигурой Первого (автора), вспоминающего в далекой Италии о России. Ушел «фантастический реализм» Гоголя, обедняя поэму. Пришел Гоголь-бытописатель русских нравов (для Константина Сергеевича, видимо, это было пророчески-важное).

Пришла тема Чичикова – авантюриста, искусителя, соблазнителя, носителя социального зла. Способ типизации другой: на первом месте подробные дуэты Чичикова с помещиками, сцены «соблазнения», выстроенные с большим психологическим мастерством, скрывающим сатирические задачи. Критики сравнивали с «Ревизором» Мейерхольда и кричали, что это не Гоголь, а скучный быт. Если это так, почему спектакль оказался одним из мхатовских долгожителей? Почему его так любила публика? Почему роли, сыгранные Москвиным, Тархановым, Леонидовым, Кедровым, Станицыным вошли прочно в их актерские биографии? Константин Сергеевич пытался доказать русскому театру художественную убедительность своего метода. Отпугивает от него нас сегодня огромность художественных задач и душевных затрат.

Последние спектакли 30-х гг., над которыми работал Константин Сергеевич – «Таланты и поклонники», «Тартюф». На сцену МХТ они вышли, но выпускали их другие режиссеры, К.С. сам спешил передать молодежи (всем, кто хотел) свои знания по «системе». Тяжело больной Станиславский верил, что она поможет русскому театру остаться тем, чем он и был в годы своей мировой славы – театром живой человеческой души, театром психологическим.