Ение в историческое изучение искусства органически соединяет в себе качества полноценного научного исследования и систематичность специального вузовского курса
Вид материала | Документы |
- Книги: Введение в историческое изучение искусства, 6045.27kb.
- Методические указания по подготовке студентами курсовых работ, 103.99kb.
- Основы истории декоративно-прикладного искусства, 15.6kb.
- Программа учебного курса проф. В. П. Яйленко. Введение. Задачи курса. Периодизация, 301.71kb.
- Тема введение. Виды и жанры изобразительного искусства, 219.35kb.
- Задача: формирование методологической готовности к научно-исследовательской деятельности, 702.35kb.
- Подготовка диссертации, 665.1kb.
- Рабочая программа по физике 10 -11 класс Составитель: Борщева, 1189.24kb.
- Б. Р. Виппер. Введение в историческое изучение искусства§, 6824.08kb.
- Программа специального курса Дипломатия в современном мире, 230.42kb.
массивным навесом скалы и темным зиянием пещеры. Такой же подавленный,
стелющийся ритм выдержан и в распределении фигур -- в кривой запрокинутого
тела Христа, в склонившихся к земле фигурах святых дев, в обмороке
богоматери и наклоненных головах апостолов. В этой картине Боттичелли
повествует о скорби и отчаянии в их различных стадиях и индивидуальных
переживаниях. Но в том же самом году Боттичелли пишет второе "Положение во
гроб", на этот раз исходя из совершенно иной концепции темы. Теперь его
задача не столько повествовательная, сколько экспрессивно-символическая. Он
хочет как бы связать все фигуры композиции в одно неделимое духовное
существо и воплотить их вопль отчаяния и страдания в непрерывном ритмическом
потоке линий. Если в этой новой композиции есть тяжесть падения и смерти, то
через жест и взгляд Иосифа Аримафейского в ней выражено и противоположное
направление -- тяга ввысь, устремление к небу. И для осуществления такой
задачи, естественно, подходящим был вертикальный формат.
Таким образом, можно сказать, что формат обладает не только своим
определенным декоративным ритмом, но и определенным эмоциональным тоном.
Поперечный формат давит, принижает, вносит оттенок грусти, пессимизма, может
быть, даже отчаяния. Милле сначала задумал свою композицию "Собирательница
колосьев" в высоком формате, но очень скоро почувствовал, что только
поперечный формат способен содействовать нужному настроению -- атмосфере
одиночества, бедности, тяжелого физического труда. Напротив, вертикальный
формат настраивает бодро, радостно, внушает зрителю чувство духовного
освобождения и возвышенных устремлений. Только в вертикальном формате Тициан
мог создать сияющий и ликующе-торжественный полет богоматери в своей
знаменитой "Assunta" ("Вознесение"). Но также и квадратный или круглый
формат обладает своим специфическим эмоциональным тоном, который можно
определить как покой, сосредоточение, глубокую концентрацию чувств и
помыслов. Именно эта эмоциональная концентрация, заложенная в круглом
формате (tondo), а также крайняя сложность в заполнении фигурной композицией
сделали этот формат столь привлекательным для некоторых мастеров
итальянского Ренессанса (особенно Боттичелли, Рафаэля и Микеланджело). Какую
сложную сеть эмоций сплетает Боттичелли в своих знаменитых тондо с
изображением мадонны, показывает его картина, называющаяся "Magnificat".
Здесь центр картины свободен и движения фигур концентрическими кругами
опоясывают его и устремляются к нему. Погруженная в размышления мадонна
пишет слова хорала в книгу, которую держит один ангел, и при этом пользуется
чернильницей, которую держит другой ангел. Обратим внимание, как сплетаются
прикосновения рук как взгляды связывают фигуры, в то же время нигде не
встречаясь. Младенец Христос смотрит па богоматерь, богоматерь -- на книгу,
на книгу же смотрит один из ангелов, тогда как другой ангел смотрит на
третьего, а третий -- опять на богоматерь. Получается перекрестная,
магическая сеть эмоций, из которой нельзя вырваться.
Характерно, что квадрат и тондо представляют наиболее редкие, наиболее
исключительные виды формата, только очень немногие периоды и направления,
склонные в той или иной форме к классическим тенденциям, с охотой
культивировали эти виды формата. В эпоху Ренессанса, например, круглый
формат можно встретить почти только во Флоренции и в Риме, тогда как
венецианские живописцы относились к нему так же отрицательно, как и к
квадрату. По мере же того, как идеи Ренессанса теряют свою популярность, и
тондо уступает свое место новому виду формата -- овалу, с конца XVI и до
середины XVIII века овал является одним из самых излюбленных форматов
европейской живописи. Это вполне понятно. Для жаждущих динамики художников
барокко тондо должно было казаться слишком застывшим,
абстрактно-математическим форматом. Овал двойствен. Он обладает не только
более мягким изгибом контура, но и более гибким, более изменчивым ритмом
своего силуэта. Насколько тондо олицетворяет покой и концентрацию, настолько
овал непостоянен и полон устремления. Свободный от опеки циркуля, овал может
быть уже, коренастей, свободней и т. д. Художник может придать овалу
совершенно персональный оттенок. Именно в этом направлении от некоторой
жесткости к мягкой текучести и развивается силуэт овала в эпоху барокко и
рококо, соответственно всем тем стадиям общей эволюции стиля, которую можно
проследить, например, в области рисунка и колорита.
Таким образом, мы вправе заключить, что история формата до известной
степени отражает общие перемены, происходящие в эволюции стилей. Особенно
тесная связь намечается между форматом и пространственной фантазией той или
иной эпохи. Высокие и узкие пропорции готического храма поощряли
вертикальный формат картины (узкие и высокие створки алтарного полиптиха как
бы повторяют разрез готического собора с его делением на главный и боковые
нефы). Напротив, архитектура Ренессанса тяготеет к просторным пространствам
и горизонтальным членениям, и на смену вертикальным створкам полиптиха
появляется поперечный формат фресковой композиции. Несомненна также связь
формата с индивидуальным темпераментом художника: чувственная, динамическая
фантазия Рубенса требует более крупного формата, чем сдержанная и
одухотворенная фантазия Рембрандта. Наконец, формат находится в прямой
зависимости от живописной техники. Чем шире, свободнее мазок художника, тем
естественнее его стремление к крупному формату; у Рембрандта параллельно
освобождению кисти растет формат; живописцы, работающие тонкими кистями,
предпочитают обычно малый формат.
Итак, анализ формата учит нас, что в эстетическом восприятии все
функции картины (и декоративные, плоскостные, и изобразительные,
пространственные) должны участвовать одновременно. Правильно воспринять и
понять картину -- это значит одновременно, неделимо увидеть и поверхность, и
глубину, и узор, и ритм, и изображение.
Что касается рамы, то ее стилистическое значение менее важно, чем роль
формата. Но все же рама активно участвует в эстетическом воздействии,
выполняя две основные функции. С одной стороны, рама концентрирует, как бы
собирает вовнутрь впечатление зрителя от картины, с другой -- замыкает,
отграничивает картину от внешнего мира. Подобно постаменту, рама выделяет
картину над действительностью и усиливает ее живописное единство, ее
иллюзорность. Это происходит благодаря, во-первых, тому, что рама в отличие
от плоскости картины трехмерна, во-вторых, тому, что она скошена вовнутрь и
подготовляет, возбуждает впечатление глубины.
Развитие рамы связано с появлением станковой картины -- со
средневековьем, с поздней готикой. В эпоху поздней готики и раннего
Ренессанса рама выступает как архитектурное построение, связанное с
архитектурой церкви и продолжающееся в архитектуре картины. Обыкновенная же,
не архитектурная рама, состоящая из реек, бортов и профилей, появляется с
середины XV века. Во все эпохи (особенно в барокко) преобладала золоченая
рама -- пышная (украшенная растительным орнаментом, изображениями фруктов,
раковин, сначала вырезанными из дерева, потом отлитыми из гипса),
нейтральная, мягко, но решительно отграничивающая картину от окружения. В
буржуазной Голландии XVII века господствовала темная (черная, коричневая)
рама с простыми профилями, естественная для темных и теплых по тону картин.
Вместе с импрессионистами появляется белая рама, особенно пригодная для
яркой, цветистой живописи.
Старые мастера были очень внимательны к раме, учитывали ее воздействие
в процессе работы, иногда даже писали в готовом обрамлении, считаясь с
определенным тоном и декоративным ритмом рамы. Поэтому композиции старых
мастеров часто очень выигрывают в первоначальных рамах. Так, например,
знаменитая картина Корреджо "Ночь" (теперь в Дрездене) производит гораздо
более сильное впечатление, если ее вставить в ту раму, в которой она была
первоначально задумана мастером (рама осталась в церкви св. Проспера в
Реджо): массивная, пластическая рама подчеркивает глубину и динамику, как бы
удлиняет картину; симметричный характер рамы с выделенной центральной осью
подчеркивает асимметрию, случайность композиции.
Связь между картиной и рамой в итальянской, особенно венецианской,
живописи Ренессанса часто подчеркнута еще созвучием архитектуры,
изображенной в картине, с тектоникой рамы, которые как бы продолжают одна
другую, например аркообразное завершение рамы находит отзвук в своде или
куполе изображенной архитектуры, и таким образом создается чрезвычайное
единство и замкнутость впечатления. У живописцев XVIII века, склонных к
крайней оптической иллюзии, это органическое слияние картины и рамы заходит,
однако, так далеко, что вместо реальной рамы картина оказывается вставленной
в иллюзорную, мнимую раму (Тьеполо). Напротив, живописцы эпохи романтизма
для достижения той же цели часто прибегали к другому приему, продолжая
изображение, вынося его на раму в символически-орнаментальных образах
(Рунге, Клингер). Так происходило смешение границ, приводящее к потере
дистанции с действительностью, между тем как рама должна обладать иной
действительностью, чем картина. Наблюдения над рамами старых мастеров
позволяют установить еще один принцип -- соответствие между профилем и
шириной рамы и размером картины: так, голландские живописцы имели
обыкновение вставлять свои небольшие картины в крупные рамы с глубокой,
отвесной профилировкой, которая как бы уводит глаз к центру картины и
изолирует ее от всякого воздействия окружения.
Наблюдения над рамой вплотную подводят нас к основной дилемме живописи,
к ее двойной функции: с одной стороны, живопись является украшением
плоскости, с другой же -- стремится к изображению, к иллюзии пластической
формы и глубокого пространства. В непосредственном художественном
воздействии все элементы живописной формы участвуют одновременно, неотделимы
один от другого и помогают друг другу, одновременно принадлежа и плоскости и
изображению. Наше условное расчленение живописной формы на отдельные ее
элементы отчасти оправдывается тем обстоятельством, что в истории живописи
можно наблюдать, как отдельные художники, а иногда и целые периоды отдавали
предпочтение то одному, то другому элементу, то линии, то светотени, то
цвету и т. д. Если мы сравним, например, картины Дюрера, Рембрандта и
Тициана, то сразу станет ясно, что в картине немецкого художника преобладает
линия, контур, силуэт, картина голландского художника погружена в волны
золотистого света, а картина итальянца насыщена яркими контрастами цветов.
Нет никакого сомнения в том, что древнейший и первоначальный способ
восприятия и изображения мира основан на линии и силуэте. Правда, в природе
собственно нет линий; есть только различно освещенные плоскости. Линия --
всего лишь наша абстракция, условное средство для опознания границ
плоскостей и предметов. Но эта условность необходима: живопись без линий,
что организм без тела, без остова. Энгр говорил ученикам: "Даже у дыма есть
форма, есть линейный рисунок".
В течение многих веков именно линейно-силуэтный рисунок (линия и
плоское пятно) был основой живописи. Таковы самые древние изображения на
стенах пещер во Франции -- силуэтные пятна животных из эпохи каменного века.
Такова декоративная роспись античных ваз, таковы цветные стекла готического
собора, таковы миниатюры средневековых рукописей, и такие же плоскостные,
линейные приемы изображения свойственны византийской и русской иконописи. В
новейшей живописи можно найти также немало приемов подобной
декоративно-плоскостной трактовки изображения. На линии и силуэте построено
воздействие декоративных панно швейцарского живописца Ходлера, к линии и
красочному пятну тяготеет живопись Гогена и Матисса. Вообще всюду, где
современный живописец ставит своей задачей декоративную стилизацию и
вдохновляется образами архаического или народного искусства, он стремится
реабилитировать линию, контур, красочный силуэт.
Во всех этих случаях главное художественное воздействие покоится на
простом контрасте между фигурами и плоским фоном: в греческой вазовой
живописи фигуры выделяются на красном, белом или черном фоне, в
средневековой мозаике или алтарной картине -- на золотом или синем фоне.
Таким образом, создается своего рода абстракция от реальной
действительности, фигуры живут словно в каком-то символическом пространстве.
Особенно велика абстрактно-символическая сила у золотого фона -- своим
блеском и таинственным мерцанием он из плоскости как бы обращается в
бесконечность. Было бы ошибкой, однако, оценивать плоскостный, силуэтный
способ изображения только как примитивный, только как результат неумения или
неправильного восприятия натуры. Контраст между линейно-плоскостным и
пространственным восприятием и изображением мира объясняется тем, что они
основаны на совершенно различных предпосылках. Линейно-плоскостной стиль в
живописи более свойствен эпохам с авторитарностью культур, основанных на
полном подчинении деспотической власти, на коллективных, безличных принципах
общежития. Наиболее ярко выраженные периоды такой авторитарно-коллективной
культуры мы встречаем в архаической Греции и в эпоху раннего средневековья,
и именно этим периодам в истории европейской культуры свойственны наивысшие
достижения в области линейно-плоскостного стиля. В свою очередь, из тех же
предпосылок тоталитарно-коллективной культуры естественно вытекает, что
живопись в эти периоды прежде всего стремится к подчинению общему ансамблю,
к выполнению декоративных, прикладных функций, к украшению архитектуры,
предметов культа и быта. Характерно, что эти эпохи не знают станковой
картины, самостоятельного, в себе законченного изображения. Напротив,
чрезвычайный расцвет переживают техники прикладной живописи, главной задачей
которой является не изображение, а украшение -- мозаика, ковер, эмаль,
витраж. Всем этим техникам свойственно, во-первых, что они принадлежат не
столько индивидуальному миру зрителя, сколько некоей коллективной общности,
являются неотъемлемыми элементами общего декоративного ансамбля, и,
во-вторых, что они не столько изображают действительность, сколько ее
преображают, сообщая реальным предметам некую новую, иррациональную материю.
Присмотримся ближе к некоторым свойствам этих техник -- например к
контрасту между ковром (гобеленом) и живописью на стекле (витражом).
Изображения на коврах (особенно в пору их расцвета -- на восточных,
персидских, а также европейских коврах в эпоху готики) имеют обычно чисто
линейный и плоскостный характер. При этом особенностью ковровых изображений,
навеянной материалом и техникой, является, с одной стороны, острый,
угловатый, граненый рисунок и с другой -- мягкий, бледный, заглушенный
колорит. На этом своеобразном стилистическом противоречии основано главное
очарование готического гобелена, как нельзя более соответствующее самому
назначению ковра: ковер принадлежит стене или ее заменяет, образуя четкую
границу пространства; и вместе с тем от прикосновения руки или порыва ветра
ковер приходит в движение, колеблется, волнуется, образуя складки,
превращается в подвижное, волнующееся, витающее изображение, своего рода
мираж.
Живопись на стекле тоже требует плоскостного,
декоративно-стилизованного рисунка. Но ее художественный эффект совершенно
другой. Пестрые окна церквей известны уже с IV века, но это был еще чистый
орнамент. Фигурные композиции появились только с конца X века на родине
готики, в Северной Франции. К числу древнейших образцов относятся витражи в
Аугсбурге (конец XI века) и замечательные, огромные окна на западном фасаде
шартрского собора (1160). Расцвет витража происходит в XIII веке во Франции,
когда готика как бы лишает стену опорных функций, вынимает ее и заменяет
окнами между огромными столбами.
Техника живописи на стекле, сложившаяся тогда, осталась почти
неизменной, с той лишь разницей, что в старые времена художники сами
изготовляли красочные стекла, а теперь получают их готовыми. Процесс
изготовления красочного витража проходит следующим образом. Сначала художник
делает точный, детально разработанный набросок композиции (картон) в размер
окна. По этому картону устанавливают главные линии композиции, которые будут
впоследствии проложены и скреплены свинцовой проволокой, и по отмеченным
границам вырезают куски стекла разного цвета. Их складывают затем на
стеклянной подставке против света, и художник расписывает их особой
прозрачной краской буроватого тона -- сначала наносит главные контуры
рисунка, а потом легко моделирует формы, штрихует, выцарапывает линии. В
заключение витраж подвергается плавлению и стеклянные куски вставляются в
свинцовую оправу. Сначала в витражах применялись лишь немногие тона
(коричневый, желтый, красный), и до конца XI века композиции имели главным
образом орнаментальный характер, фигурные группы выполнялись в небольшом
масштабе и вставлялись в медальоны различной формы. Постепенно палитра все
обогащается, фигуры увеличиваются, медальоны исчезают, появляются округло
моделированные фигуры (вместо линейно-плоскостного стиля складывается
пластически-пространственный), и витраж уже может соревноваться с алтарной
или станковой картиной.
Глубокое и возвышенное воздействие готического витража особенно
сказывается вечером, когда пространство собора погружено в сумерки, а
цветные стекла горят, освещаясь лучами заходящего солнца. Готический витраж
подобен в своем назначении и стилистическом эффекте гобелену и в то же время
от него глубоко отличен. Подобен потому, что и готическое цветное окно
заменяет собой каменную стену, является как бы витающей в воздухе границей
пространства; подобен и потому еще, что эффект цветного витража постоянно
меняется в зависимости от движения света, падающего сквозь стекло. Огромное
же отличие заключается в том, что колорит ковра построен на мягких,
заглушенных, бледных тонах, тогда как живопись на стекле горит яркими
цветами, насыщена светом и изменчива в тонах. Этот преображенный эффект
цветного витража еще усиливается контурами свинцовой оправы: ее очертания
отчасти совпадают с силуэтами фигур, отчасти же не имеют с ними ничего
общего, и, таким образом, над изображением или сквозь него проходит
беспредметный орнамент красочных пятен, такой же чистый, абсолютный, как и
озаряющий его свет.
Здесь пролегает граница двух живописных методов -- плоскостного и
пространственного. До готического витража живописцы изображали неизменные
контуры предметов на неизменном абстрактном фоне. Со времени поздней готики
и раннего Ренессанса живописцы уже изображают телесные предметы и те
изменения, которые происходят с ними в зависимости от света, пространства,
воздуха. Готический витраж как раз находится на границе двух методов:
художник уже оперирует светом, но еще не умеет свет изображать.
Окончательный перелом в европейской живописи происходит только тогда, когда
художники ставят своей целью достигнуть эффекта готического витража, но с
помощью изображения на глухом фоне.
Заметим, что этот перелом был уже отчасти предвосхищен в греческом
искусстве на пути от архаики к классике. Даже социально-стилистические
предпосылки оказались здесь схожими: расцвет городской культуры, начало
индивидуализма, пробуждение зрителя как полноправной личности, как активного
участника художественной жизни. Попытаемся в этой связи проследить за
эволюцией греческой вазовой живописи. Она совершается в трех этапах. С
начала VI в. до н. э. в греческой вазовой живописи господствует так